Коллекция Государственного Эрмитажа необъятна. Считается, что нужно восемь лет, чтобы обойти все выставочные залы, останавливаясь перед каждым экспонатом хотя бы на минуту. А что делать, если в запасе только пара часов на знакомство с музейной жемчужиной Санкт-Петербурга? Тогда поможет подборка главных шедевров Эрмитажа. Эти произведения точно заслуживают внимания.
Эрмитажные Мадонны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи. «Мадонна Бенуа», 1478–1480 годы, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург © Public Domain
Работы «титана» эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи — кажутся нам недоступными и далекими. На самом деле в коллекции государственного Эрмитажа волей судьбы оказались два произведения великого мастера — «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа».
«Мадонну с цветком», которую по имени последних известных владельцев назвали «Мадонной Бенуа», относят к ранним произведениям Леонардо да Винчи. Тогда 26-летний художник еще не достиг вершины своего творчества. Искусствовед Бернард Беренсон при экспертизе даже сравнил Мадонну с «жутковатым призраком старухи, играющим с ребенком в пустой маске вместо лица».
Картина выделяется на фоне подобных работ флорентийских мастеров 15 века. Мадонна у молодого Леонардо динамичная и живая. Она играет с сыном цветком крестоцвета — традиционным символом распятия. Это почти иллюстрация к простой человеческой радости материнства. Придать образу жизни художнику помогли масляные краски — малознакомый тогда в Италии материал.
Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта», 1481–1495 годы, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург © Public Domain
Авторство «Мадонны Бенуа» общественность признала быстро, а вокруг более поздней «Мадонны Литты» долго витали сомнения. Еще с 19 века критики говорили о том, что картина, скорее всего, была только начата да Винчи, а закончить ее мог один из учеников мастера. Зная любовь Леонардо бросать работы на стадии картона, в это легко можно было поверить. Более того, на картине можно отыскать нехарактерную для да Винчи растушевку контуров и скупую разработку плаща Мадонны.
При этом многие детали картины точно вышли из-под кисти великого мастера. Например, коронная «леонардовская» улыбка Мадонны, которой на самом деле нет — только падающая у уголков губ тень создает такой загадочный эффект. Или скрытые от беглого просмотра мелочи: щегленок в руках младенца, символизирующий чистую христианскую душу, зашитый и снова разорванный разрез на платье для кормления — он демонстрирует милосердие матери, не устоявшей перед плачем ребенка, который, по-видимому, уже отлучен от груди.
«Мадонна Конестабиле» Рафаэля Санти
Рафаэль Санти. «Мадонна Конестабиле», 1504 год, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург © Public Domain
Не только работы Леонардо да Винчи хранят в эрмитажных стенах дух Высокого Возрождения. Здесь выставляется первая Мадонна Рафаэля Санти — ему во время работы над картиной было всего 17 лет. Юный возраст не помешал художнику создать лиричный образ мира и покоя.
На полотне ребенок пытается играть, но его мама увлечена чтением. Когда картину переносили с дерева на холст, выяснилось, что первоначально Рафаэль изобразил Мадонну, держащую в руках не книгу, а гранат — символ пролитой крови и Страстей Христовых.
Картина необычайно маленького размера: всего 17,5 на 18 сантиметров. В зале она выставляется в раме, созданной, вероятнее всего, по эскизам автора. Работу еще в 19 веке выкупили у графа Конестабиле специально для Марии Александровны — супруги Александра II. При сделке пришлось учесть особое условие: в названии картины необходимо было закрепить фамилию владельца в память о семейной реликвии. Так «Мадонна с младенцем» превратилась в «Мадонну Конестабиле».
«Возвращение блудного сына» Рембрандта
Рембрандт Харменс ван Рейн. «Возвращение блудного сына», 1663–1669 годы, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург © Public Domain
17 век — время расцвета голландской живописи. Ярчайший мастер этого времени — Рембрандт Харменс ван Рейн. В Эрмитаже экспонируется одна из его последних работ, написанных незадолго до смерти, — «Возвращение блудного сына».
Картина написана на сюжет новозаветной притчи. На полотне финальная сцена: младший сын, некогда ушедший из отчего дома, вернулся в покаянии, растратив все богатство. О былой роскоши напоминает только дорогой воротник растрепанного платья. Композиционный центр находится почти у края картины. Главное — сцену воссоединения отца с сыном — Рембрандт выделил светом. Через библейский сюжет Рембрандт отобразил свою историю жизни, полную тоски по умершему сыну и отчаяния от разорения.
Помимо основных фигур, на полотне изображены четыре таинственные, еле различимые фигуры, будто выходящие из тени. Кто они — остается загадкой. Например, в крайней правой фигуре, изображенной ярче других, некоторые исследователи видят старшего брата «блудного сына», а другие — такого же одинокого странника, который рад, что скиталец все же отыскал пристанище.
«Лютнист» Караваджо
Микеланджело Меризи да Караваджо. «Лютнист», 1595–1596 годы, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург © Public Domain
Пышное барокко представлено в Эрмитаже десятками картин. Среди них — один из главных шедевров Микеланджело Меризи да Караваджо «Лютнист». Картина выполнена в трех вариациях, причем долгое время общепризнанным было авторство только эрмитажного полотна.
Первые годы картину экспонировали в музее под названием «Лютнистка». Только в 20 веке искусствоведы сошлись на мнении, что перед ними — юноша. На такой вывод исследователей натолкнула открытая страница партитуры басовой партии мадригала Якоба Аркадельта — «Вы знаете, что я люблю вас». Девушке физически было бы тяжело такое пропеть.
На картине типичное для Караваджо рельефное изображение предметов, построенное на характерных для барокко контрастах света и тени. Чтобы достичь такого эффекта, художник специально подбирал для работы темные студии, освещая световым лучом предметы, которые рисовал.
Особенно интересны для зрителя спрятанные на полотне Караваджо символы. Например, фрукты и музыкальные инструменты передают влюбленное состояние героя. Даже каждый цветок изображен здесь неслучайно: жасмин — символ всепрощающей христианской любви, ирис — явления Христа, маргаритка — его детства.
«Площадь Согласия» Эдгара Дега
Эдгар Дега. «Площадь Согласия», 1875 год, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург © Public Domain
Отдельная гордость Эрмитажа — коллекция импрессионизма и постимпрессионизма. Она экспонируется в Главном штабе — составной части огромного музейного комплекса. Здесь рядом с работами Моне, Ван Гога, Писсарро и Ренуара выставляется шедевр Эдгара Дега — «Площадь Согласия».
Долгое время после Второй мировой войны картина считалась утерянной, пока не появилась перед публикой в Эрмитаже. Оказалось, что после 1945 года она была перевезена в СССР из частной берлинской коллекции в качестве трофея.
Несмотря на типичную для импрессионистов эскизность и обрезанную композицию, картина резко выбивается из ряда других работ этого времени. Большое влияние на композицию «Площади Согласия» оказало искусство фотографии. На полотне непривычно много негативного пространства — расстояния между объектами рисунка. Перед нами будто обрезанный кадр.
Изображенный художник и меценат Людовик-Наполеон Лепик — друг и постоянная модель Дега — курит сигару, прогуливаясь в самом центре Парижа. Он будто совсем не ожидает, что случайный момент его обычной прогулки попадет на холст. Рядом с ним — случайно замеченный одинокий прохожий. Однако как раз из таких неважных случайностей складывается настоящая жизнь, ведь для импрессионистов было важно поймать мимолетное ощущение и навсегда оставить его в памяти зрителя.
«Танец» Анри Матисса
Анри Матисс. «Танец», 1909–1910 годы, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург © Public Domain
Большое количество произведений искусства конца 19 и начала 20 века попало в Россию благодаря меценатской деятельности Сергея Щукина. После революции и национализации большая часть его коллекции попала в московский ГМИИ имени А. С. Пушкина. Но известная на весь мир пара «Танец» и «Музыка» Матисса с другими произведениями импрессионистов отправилась в Санкт-Петербург.
После знакомства с произведениями Матисса Щукин заказал у художника три панно для своего особняка. Это был первый крупный заказ Матисса. Он быстро взялся за работу и совсем скоро выслал заказчику набросок. Даже смелый Щукин сначала испугался откровенности полотна: оно же было предназначено для интерьера дома, в котором жили дети! Но интерес коллекционера взял свое, и он выкупил картину. Третье запланированное панно — «Купание, или Медитация» — так и осталось незаконченным.
Даже современных зрителей настораживает новаторский подход Матисса, что говорить про его современников. Картина вызвала скандал, а Щукина назвали собирателем хлама. В работах Матисса на первое место выходит яркий и понятный цвет. «Танец», например, написан всего тремя: синим, розовым и зеленым. Анри Матисс заявлял, что «учится заново писать линиями». Этот простой навык, по его мнению, современные художники растеряли в погоне за реалистичностью.
Увидеть эти шедевры и множество других работ известных мастеров приглашают выставочные залы Государственного Эрмитажа, многолетним партнером которого является Банк ВТБ.